De nieuwe politieke cultuur uit Scandinavië: Nordic scene
nordic scene
De nieuwe politieke cultuur uit Scandinavië
Van 20 november tot 8 december jl. was Brussel het podium voor een uniek aanbod van dans, theater, performance en muziek uit Scandinavië. Het is een regio die nog steeds mijlenver van het Europese centrum blijkt te liggen. Strindberg, Ibsen en Norén, daar hebben we al van gehoord. Maar wat zich vandaag op de noordelijke scène afspeelt? Ingen aning, zoals ze in het Zweeds zo mooi zeggen. Geen idee. Nordic Scene hielp. Het initiatief groeide uit de Euro Theater Festivals waarmee de vorige KVS-leiding achtereenvolgens de nieuwe Engelse, Duitse en Spaanse theaterscène aan het Belgische publiek voorstelde. Nu was bewust gekozen voor een multidisciplinaire presentatie van een groep landen, én voor een breed samenwerkingsverband met een rist andere -ook internationale - cultuurinstellingen. Het resultaat werd een interessante confrontatie met hoe podiumkunsten vandaag nog expliciet maatschappelijk werkzaam kunnen zijn zonder daarom automatisch aan artistieke waarde te moeten inboeten.
Midden in This is not a test stopt de Zweedse choreograaf Rasmus Ölme abrupt met dansen. De vraag die hij rechtstreeks de zaal inslingert, is even onverwacht als pertinent politiek: 'Whose fault is it?' Hij doelt op de sociale ellende buiten het theater. De zaal zwijgt ongemakkelijk, zoals zalen altijd ongemakkelijk zwijgen onder een aangefloept zaallicht. Ölmes eigen spontane storm van antwoorden bestaat alleen maar uit nieuwe vragen: 'Is het de schuld van het kapitalisme? Van de rijken? Van
de regering? Hebt ü daar, ja ü, al een goede daad verricht vandaag?' Opgewonden begint hij de podiumspots te omtmantelen. Gedaan met spelen. Fini. Spelen is zinloos.
In de totaalbreuk in This is not a test kristalliseert het hele Nordic Scene-gebeuren. Nagenoeg alle geprogrammeerde voorstellingen flirten op één of andere manier met politieke boodschappen en/of meta-theatrale insteken. De essentie van dat flirten is een verwoed zoeken naar de juiste verhouding tot de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid in Noord-Europa. Dat ziet zijn unieke sociale model steeds verder afbrokkelen en zijn extreem-rechtse partijen - vooral in Noorwegen en Denemarken - steeds verder oprukken. In Vlaanderen is de situatie niet anders. Maar terwijl wij het debat over het meer of minder vrijblijvende karakter van de podiumkunsten eerder naast het podium voeren, doen veel Scandinavische regisseurs en
This is not a test rasmus ölme / refug-collectiee foto refug-collectief
choreografen het er consequent óp.
This is not a test ging op 6 december 2001 in première in Kilen, het danszaaltje van het Stockholmse Kulturhuset. Precies drie maand eerder speelde in dezelfde ruimte Extacy +/- noil van Teatermaskinen, misschien wel het laatste nog actieve én gesubsidieerde marxistische theatercollectief in Europa. De 'Theatermachine' klaagde met veel Brecht-iaanse kunstgrepen de commercialiteit en het seksisme van de kapitalistische maatschappij aan. Ölmes plotse vraagstonde in This is not a test moet begrepen worden als een soort van parodie op zulke 'revolutionaire' voorstellingen. Hij slikt zijn hoge woorden ook meteen weer in en trekt beschaamd weer ten dans. Maar ondertussen heeft het publiek toch een paar vragen opgedrongen gekregen die het niet echt gewoon is.
Ölmes pogingen om 'echt' te zijn, blijven trouwens onverminderd terugkomen. In het begin was zijn gsm al gaan rinkelen en even later lopen hij en zijn poulain Dan Johansson de zaal uit om backstage een spontane ruzie over een foute dansbeweging uit te vechten. Ook al woont Ölme in België en danste hij vooral bij Wim Vandekeybus en Les Ballets C. de la B., toch is het this is not origmnZ-opschrift op zijn T-shirt niet gelogen. Op de huidige Zweedse podia zijn doorbrekingen van de theatrale illusie - niet zelden wegens overgaande gsm's - schering en inslag. Lars Norén bijvoorbeeld ensceneerde vorig jaar De Meeuw van Tsjechov als een ordinaire toneelrepetitie, waarbij sommige passages gewoon voorgelezen of telkens opnieuw gespeeld werden. Net als Norén voert Ölme een onderzoek naar de ondergrens van theater en dans, naar de werkelijkheidswaarde ervan. De eerste dansscènes in This is not a test zijn doodgewone presentatiekunstjes uit de sfeer van de streetdance. Later wordt zo snel mogelijk heen- en weergelopen over het podium en wordt er lang uitgeblazen. De titel van de voorstelling verwijst naar een uitroep
die alarmsirenes vergezelt: 'Dit is geen test, dit is echt!'
Ook in de Finse theatervoorstelling The Voice of One Crying in the Wilderness van het Kajaani City Theatre wordt af en toe openlijk commentaar geleverd op de relatie tussen illusie en (politieke) werkelijkheid. Dat gebeurt op de meest prangende manier in één van de laatste scènes, waar angry yoting man Mika minutenlang met opgeheven bijl boven het hoofd van een bedlegerige, bejaarde oorlogsveteraan staat, klaar om toe te hakken. Hij doet het natuurlijk niet, het is theater. Maar zijn boodschap is duidelijk: 'Deze scène loopt door als jullie hier buiten zijn. Ze loopt door om jullie hoek, op jullie werk, overal.' Mika staat - net als de zieke oude - symbool voor de vele losers die tussen de mazen van het Finse sociale vangnet zijn gegleden en voor hun kleine eenzame tragiek een antagonist zoeken waar ze hun woede op kunnen koelen. Want 'hun boosheid is het enige dat deze maatschappij hen nog niet heeft afgepakt'.
Voor Mika zijn niet alleen de 'oude nuttelozen' de schuldigen, maar vooral ook 'de nikkers'. In een door en door racistische monoloog brengt hij het relaas van hoe hij op een avond op zoek ging naar zwarte allochtonen: 'Zo vond ik er eentje in de vrouwendouches van het zwembad, met zijn lui in zijn eigen bek.' Voor elke gevonden negerkop haalt hij met spottend gegrap een kokosnoot boven. Hij splijt ze één voor één en zet er theelichtjes in. Mika's scène zorgde in het nagesprek bij de voorstelling in KVS/de bottelarij voor nogal wat opschudding. Wij Belgische toeschouwers moeten weer volop wennen aan confronterende theaterbeelden over de hete maatschappelijke hangijzers, zeker als ze zo expressief en expressionistisch recht in ons gezicht uitgespuwd worden als in The Voice of One Crying in the Wilderness.
De voorstelling is een therapeutische afrekening met de verschillende
63
ideologieën die doorheen de nationale geschiedenis de Finse ziel gemaakt hebben tot wat ze nu is. Het zijn - naast racisme - protestantisme, communisme en alcoholisme. Ze worden bijzonder karikaturaal en in volle glorie gepersonifieerd door opeenvolgende historische vertegenwoordigers. Een religieuze predikant verkettert de zuipzonden van het gewone volk. Een rooie opruier spoort aan tot revolutie tegen het terrorisme van de rijken en de clerus. Je vraagt je af wat de relevantie is van zulke hoge-woorden-discoursen uit het verleden, tót ze subtiel dooreengemangeld worden en een aanklacht worden tegen hun eigen extremisme. De opruier wordt een soort van Jezusfiguur en de predikant raakt zelf aan de wodka. De internationale wordt gezongen met een nazigroet en Mika zal zich uiteindelijk transformeren tot Abu de neger. Bovendien klinkt doorheen de diverse discoursen een paar keer de open oproep om zich klaar te houden voor de Finse parlementsverkiezingen van 2003. Regisseur Kristian Smeds: 'We moeten weten waar we vandaan komen voor we het heden kunnen begrijpen. "Het arme verleden vergeten" is een belachelijk idee.'
Niet alleen door zijn expliciete politieke inhoud is The Voice of One Crying in the Wilderness een typisch Scandinavische voorstelling. De keuze van de gebruikte tekstpassages - uit o.a. Ilmari Kianto's roman De Rode Draad en de religieuze geschriften van Lars Levi Laestadius - verraadt bij vele niet-hoofdstedelijke theatergezelschappen in Noord-Europa die typische gerichtheid op de eigen regionale tradities. Het lichtende voorbeeld daarin was het Norrbottentheater. Net als de groep uit het verre noorden van Zweden transponeert ook het Kajaani City Theatre elementen uit de lokale folklore en muziek op een universeel en esthetisch plan, en dat op een heel indringende manier. Maar de gebruikte natuurlijke materialen -hout en ijzer - én de thematiek van eenzaamheid en drankverslaving
blijven toch onomstotelijk terugverwijzen naar het houthakkersmilieu in de koude bossen van Noord-Scandinavië.
Veel internationale!' is de performance Sex in the War Zone van de Noors-Britse allround-kunstenares Kate Pendry. Zelf het kind van voorouders met een rist verschillende nationaliteiten, nam ze jaren geleden de benen uit Groot-Brittannië, omdat 'ze daar niet hielden van actrices met kort haar en tatouages'. Pendry heeft een uitgesproken voorkeur voor keet schoppen. Met haar performance Dead Diana (1999) -waarin ze verbeeldde hoe Lady Di zich in de hemel moet zien te verhouden tot rocksterren als Jim Morrison en Kurt Cobain - haalde ze zich de woede van de Britse autoriteiten op de hals. In Sex in the War Zone laat ze zich spottend uit over de Amerikaanse reacties op 'de bagatel van 11 september' en het sérieux van de 'peace-keeping forces'.
Alles heeft te maken met de reis die ze vlak na de oorlog ondernam naar ex-Joegoslavië en Kosovo en waarover ze in Sex in the War Zone met fijne diva-allures verslag uitbrengt. Ze doet het erg eenvoudig, met alleen een micro en drie bloed-sneetjes in haar arm. Thema van de vertelling is de clash tussen de ellende in de Balkan en de toeristische avontuurlijkheid van Pendry zelf. De oorverdovende oorlogsbommen die ze met haar stem telkens weer doet inslaan op de echo-micro nemen op het einde de vorm aan van een orgasme. De Canadees waarmee ze in Sarajevo naar bed ging, voelde zich schuldig over hun westerse onbezonnenheid. Kate niet: 'Ik wist dat ik het drie weken later van me af zou schuiven door er een performance over te maken.' Met dezelfde zin voor politieke reflectie over de functie van theater had ze eerder al het publiek uitgenodigd om een kleine revolutie te beginnen en rustig te roken tijdens de voorstelling. Precies zoals Brecht ooit. De andere performance van Kate
Pendry in de Kaaitheaterstudio's was Marilyn Peepshow. De show refereert aan haar vroegere voorstellingen Monster Madonnas en Hard to Swallow, die respectievelijk het stereotype beeld van de vrouw en de dwangmatigeid van anorexia behandelden. Precies dezelfde thema's kwamen ook terug in twee dansvoorstellingen die in het kader van Nordic Scene in het Paleis voor Schone Kunsten stonden. Eva' van het IJslandse Ekka Dance Theatre, opgericht in 1996, schetst in drie scènes - over de drie typische vrouwenrollen moeder, geliefde en seks-symbool - een opvallend getormenteerd beeld van de vrouwelijke lichamelijkheid. Rond een Freudiaanse oermoederfiguur cirkelen vier dansers. Onder hen Erna Ómarsdóttir uit Jan Fabres My movements are alone like streetdogs. De choreografie in Eva1 heeft wat dezelfde stijl: krioelend over de grond, bijna dierlijk. Eerst zijn er enkel frenetieke uitvergrotingen van hoe bevallig en interessant vrouwen zich moeten voordoen op feestjes. Maar algauw evolueert dat tot een gewrongen worsteling met het eigen geconnoteerde lichaam, dat uiteenvalt in verschillende autonome delen, zoals vlinderhandjes en opgestoken borsten. Tm not me. I'm a painting. So kind. So perfect.' De vier erfgenames van Eva} zoeken naar een onschuldige, voor-lichamelijke identiteit, maar blijven
verstikken in de verboden appels die voortdurend over het podium rollen.
Zo subtiel en ingekeerd Eva3 is, zo expliciet is Body Expired van het Deense dansgezelschap Public Eye. De moederfiguur is hier een lijvige ex-balletdanseres. Haar antagonisten twee frêle barbiemeisjes, die in hun dans met een lintmeter eikaars maten nemen en vechten om aandacht. Terwijl de jonge zwanen duchtig discussiëren over wat ze allemaal willen veranderen aan hun lichaam, worden op het achterdoek onthutsende beelden geprojecteerd van oude lelijke eendjes met hangli-chamen. De feministische boodschap van de Deens-Venezolaanse choreografe Sara Gebran is duidelijk: uit diepe angst voor aftakeling zijn we niet méér dan marionetten van het mediatieke schoonheidsideaal. De genderthematiek die in Eva'en Body Expired naar voren komt, is in Scandinavië hete politieke materie. Ook al spreekt uit de wetgeving van geen andere regio ter wereld zoveel gelijkberechtiging tussen man en vrouw, toch loopt elke nieuwsuitzending en elke studentendiscussie in Noord-Europa nog steeds uit op -sterk veralgemeend - de discursieve hegemonie van het patriarchaat. Daar kunnen we hier nog een puntje aan zuigen.
Niet alle voorstellingen op Nordic Scene waren even politiek actief als
The Voice of One Crying in the Wilderness
kristian smeds / the kajaani city theatre foto the kajaani city theatre
The Voice of One Crying in the Wilderness of Body Expired. Ook al verklaarde Baktrupper vind Berg na Homo Egg Egg dat deze performance drijft op een sterk ideologische boodschap, toch blijkt ze veeleer een incrowd-onderzoek naar -toch alweer - de ondergrens van de podiumkunst. Het was een mooi staaltje van Noors isolationisme: Baktruppen had zich gewoon in de kelders van de Kaaitheaterstudio's verschanst en communiceerde met het publiek via videocamera's. Op de grote projectiemuur in de theaterzaal passeerde een fragmentaire greep beelden van bloed en blaadjes onder de microscoop, een masturberende acteur, wollen vingerpoppetjes en heel wat eieren met spreuken. Ze gingen van The greatest egg of all is called Big Bang tot Culture is often mistaken for sperm. Het eigenlijke thema van Homo Egg Egg is de Neanderthaler. Baktruppen poneert de darwinistische these dat er van die halfrnens die net vóór de homo sapiens kwam, toch nog iets moet overblijven in onszelf. Hij wordt een symbool voor de menselijke kern: 'Defining the neanderthals, we explain who we are.' Net als Baktruppens legerkamp-performance op het Kortrijkse kunstenparcours Secret Gardens in augustus 2002, is Homo Egg Egg zo specifiek documentair en wetenschappelijk leeg-gesfeerd dat het artistiek tegelijkertijd bijzonder dun én bijzonder dik wordt. In die zin roept het microscopische inzoomen op de essentie van de mens vooral vragen op over de essentie van kunst.
Sauna in Exile, van een Noors gelegenheidscollectief van een aantal in België verblijvende dansers en kunstenaars, onder wie Heine R. Avdal, vertoonde precies dezelfde drang naar het anti-theatraal maken van het theatrale gebeuren. Het uitgangspunt van de work-in-progress performance was even simpel als origineel: zet performers en toeschouwers samen in een sauna en zie wat er zich aan nieuwe kijkbelevingen uitzweet. De vooral horizontale
oriëntering van het kijken zorgde ervoor dat het hoofd nu eens niet bovenaan stond... Het unieke kader van het badhuis Les Bainsr.Connec-tive werd minimaal aangevuld met diverse verwen-dingetjes: een bar, een relaxtribune, een zweverige beeldende kunstinstallatie, een singing room met Noorse volksliedjes en een centraal podium voor kleine bewegingsimprovisaties. Sauna in Exile was kunst voor het hele lichaam. Je ging er buiten als een nieuw mens.
Nordic Scene samenvatten is niet zo moeilijk. Het festival presenteerde de periferie. De verschillende Zweedse, Finse, Noorse, Deense en IJslandse gezelschappen die in Brussel te zien waren, vormen niet alleen randfenomenen op geografisch vlak, maar horen ook in eigen land tot de experimentele scène. Zo kwamen alle Noorse performers op Nordic Scene uit het broeinest van het Bergense laboratorium BIT Teatergarasjen, de noordelijke pendant van het Kaaitheater. Echt representatief voor het héle Scandinavische podium-kunstengebeuren kan je ze daarom moeilijk noemen, maar de trends zijn evenwel duidelijk. De voorstellingen uit de Europese rand waren stuk voor stuk voorstellingen aan de rand van het podium. Daar waar de illusie overgaat in de kijk- en de sociaal-politieke werkelijkheid. Art equals politics, het motto van de Noors-Iraanse choreograaf Hooman Sharifi in Sitch silence since the cries were last heard, had gerust ook de slagzin kunnen zijn van het hele festival. Het motto typeert een dansen theaterveld waar - ook binnen Scandinavië zelf - met de regelmaat van een klok documentaire voorstellingen over maatschappelijke thema's worden gemaakt. En waar opvallend vaak nationale politici uitgebeeld worden, zoals de Finse president in The Voice of One Crying in the Wilderness. Op de theaterscène bij ons zie je van bijvoorbeeld Verhofstadt zelfs de naam niet opduiken.
Wouter Hillaert